martes, 1 de octubre de 2019

Lecciones de Piano: Introducción al Reggae

El término Reggae proviene de la expresión "rege-rege" que significa "harapos" o "ropa raída", lo que da una primera pista sobre la historia detrás de este género músical, un estilo de música popular que se originó en Jamaica a finales de la década de 1960 y rápidamente surgió como la música dominante del país y que ya en la década de 1970 se había convertido en un estilo internacional particularmente popular en Gran Bretaña, Estados Unidos y África. 
Este desarrollo musical fue ampliamente percibido como una voz de los oprimidos y acompañado por una creciente desconfianza de las autoridades por parte de los ciudadanos jamaiquinos, y, a su vez, un gran crecimiento en el número de Rastafari, que desestimó la política como "politricks".
Es aquí donde Bob Marley, el artista más reconocido en este estilo, hizo su primera aparición en el escenario mundial. Comenzó su carrera con Ska y el grupo de Rocksteady The Wailers, el productor Lee Perry reconoció su talento y los emparejó con miembros de su banda de estudio para lanzar los álbumes Soul Rebels y Herbsman African.
A partir de aquí se fue fortaleciendo, grabando y actuando con varias combinaciones de músicos, colocando el Reggae y Jamaica en el mapa mundial, como símbolo de rebelión y predicando el mensaje de Rastafari.
Figura 11.1. Bob Marley


Otro artista clave en la escena Reggae fue Toots Hibbert, quien se unió al grupo vocal The Maytals, que posteriormente pasó a llamarse Toots & The Maytals, quienes también ayudaron a reforzar la popularidad global del Reggae con clásicos como Pressure Drop.
Figura 11.2. Toots Hibbert


The Wailers , una banda iniciada por Bob Marley , Peter Tosh y Bunny Wailer en 1963, es quizás la banda más reconocida que hizo la transición a través de las tres etapas de la música popular jamaicana temprana: Ska, Rocksteady y Reggae. Más de una docena de canciones de The Wailers se basan o utilizan una línea de canciones del Mento de Jamaica.
Otros pioneros del Reggae importantes incluyen a Prince Buster , Desmond Dekker, Ken Boothe y Millie Small , una cantante jamaicana nacida el 6 de octubre de 1946 reconocida por su versión de 1964 de My Boy Lollipop, que fue un éxito internacional.


Figura 11.3. The Wailers


En la década de 1970, el Reggae se extendió al Reino Unido, donde una mezcla de inmigrantes jamaiquinos y nativos britanos forjaron un movimiento que produjo artistas como Aswad, Steel Pulse, UB40 y el poeta Linton Kwesi Johnson. 
El Reggae fue adoptado en los Estados Unidos, tanto directa como indirectamente, en gran medida a través del trabajo de Marley, resultado incialmente de la popular versión de Eric Clapton de I Shot The Sheriff de Marley en 1974.
Este género se ha extendido a muchos países en todo el mundo, a menudo incorporando instrumentos locales y fusionándose con otros géneros. El reggae en español se extendió desde Panamá, en Centroamércia, a Venezuela y Guyana y luego al resto de Sudamérica. 
Hoy en día, este estilo musical ha estimulado la innovación de una gama completamente nueva de géneros y ha sido infundido en muchos otros como el Hip-Hop y el Rap. Sin embargo, todavía pueden encontrarse bandas en todos los rincones del mundo tocando ese auténtico Reggae como lo fue cuando comenzó en Jamaica hace más de 50 años.

Características musicales del Reggae
El Reggae incorpora algunos de los elementos musicales del Rhythm and Blues, o R&BJazz , Mento, Calypso, y también toma influencia de la música africana y latinoamericana, así como otros géneros. Uno de los elementos más fácilmente reconocibles son los ritmos fuera de lo común, acordes staccato tocados por una guitarra o piano, o ambos, en los offbeats de cada compás, a menudo conocido como el skank.
Las escenas de Reggae consisten en dos guitarras, una para el ritmo y otra para las líneas melódicas, las congas y los teclados, con un par de vocalistas.
El bajo juega el papel dominante en el Reggae. Con un sonido de bajo grueso y pesado, se ecualiza para eliminar las frecuencias superiores y enfatizar las más bajas. Algunos instrumentistas claves en este sonido son Jackie Jackson, de Toots and The Maytals, Lloyd Brevett, de Skatalites, Aston Barrett, de The Wailers, y Robbie Shakespeare.
El ritmo del Reggae suele ser más lento que el Ska, pero más rápido que el de Rocksteady. Es este tempo más lento, los offbeats de guitarra/piano, el énfasis en el tercer tiempo y el uso de líneas melódicas del bajo que diferencian al Reggae de otros géneros, aunque otros estilos musicales han incorporado algunas de estas innovaciones.
El concepto de "pregunta y respuesta" también se puede encontrar a través de la música Reggae, no solo en las voces, sino también en la forma en que se componen y arreglan las partes para cada instrumento. 
Por otro lado, las primeras letras de Reggae hablaban principalmente de amor, específicamente amor romántico entre un hombre y una mujer. Pero a medida que la música y los músicos lograron llegar a la década de 1970, el Reggae comenzó a adquirir una gran influencia rastafari. 
Ahora el amor que se cantaba no era solo amor romántico, sino amor cósmico, espiritual, el amor del prójimo, y de Dios, o "Jah". Y cuando los cantantes de Reggae no cantaban sobre el amor, cantaban sobre la rebelión y la revolución contra las fuerzas que obstaculizaban ese amor, como la violencia extrema, la pobreza, el racismo y la opresión gubernamental que presenciaban o experimentaban regularmente.

Pianistas destacados del Reggae
Si realmente desea aprender a tocar Reggae en el teclado/piano entonces necesitará escuchar y estudiar algunas de las leyendas que ayudaron a dar forma al estilo con este instrumento. Estos pianistas son: Jackie Mitoo, Robbie Lyn, Ansel Collins, Paul "Wrong Move" Crossdale, de Crewhouse Crew, Earl "Is Wire" Lindo, Pablo Black y Tyrone Downie, de Bob Marley and The Wailers.

El Rol del piano en el Reggae
Al igual que en el Ska o Rocksteady, en el Reggae se usó el piano para doblar el skank de la guitarra rítmica, tocando los acordes en un estilo staccato para agregar cuerpo, y tocando ritmos sincopados y riffs ocasionales. La parte de piano fue ampliamente aceptada por los sintetizadores durante la década de 1980. Las bandas más grandes pueden incluir un tecladista adicional, para cubrir o reemplazar los metales y líneas melódicas, o simplemente el tecladista completa estos roles en dos o más teclados.
El órgano Hammond es uno de los instrumentos más relevantes del Reggae, este  se toca también en modo staccato, es decir, cortando el tiempo de las notas para acomodarse y doblar la sección de ritmo, casi nunca hay solos de órganos. Más adelante trataremos las rítmicas de este sonido en el Reggae.
Figura 11.4. Órgano Hammond


Patrones rítmicos del piano Reggae
Al igual que en el Ska o en el Rocksteady, el Reggae se toca en 4/4  porque el patrón rítmico simétrico de contratiempo no se presta a otras marcas de tiempo como 3/4.  El patrón rítmico común para tocarlo está basado en tocar en los offbeat de cada tiempo o en la acentuación el segundo y cuarto tiempo en cada compás, combinándose con el énfasis de la percusión en el compás tres para crear un sentido único de fraseo. 
No se harán representaciones gráficas de estas formas porque ya fueron mostradas en lecciones anteriores.
La mejor manera de aprender a tocar el teclado/piano en Reggae es tocando primero junto con la guitarra rítmica. El truco implica tocar y soltar cada acorde rápidamente de forma sincronizada con la guitarra, que es básicamente todo lo que hay que hacer.
Técnica de piano Reggae: The Bubble
Tome unos auriculares y escuche atentamente su pista de Reggae favorita. Debajo de la instrumentación típica escuchará patrones ejecutados con precisión orgánica. A continuación, le indicamos cómo identificar la clásica y a menudo incomprendida técnica de composición de órganos conocida como The Bubble.
La técnica del Bubble es muy exclusiva en el Reggae y también muy fundamental. Es la más difícil de dominar al aprender a tocar el teclado Reggae y consiste básicamente en tocar un acorde con la mano izquierda en el offbeat de cada tiempo, mientras que la mano derecha toca los tiempos débiles del compás.
La constante de esta técnica se encuentra en la mano izquierda, que toca todos los contratiempos.  Veamos primero cómo sería esta técnica en la mano izquierda tocando los offbeats:

Figura 11.5. Comping de Bubble #1 para la mano izquierda

Ahora veamos la mano derecha (tocando los tiempos 2 y 4):

Figura 11.6. Comping de Bubble #1 para la mano derecha


Comping básico de Reggae
Figura 11.7. Comping básico de Reggae #1 para ambas manos

El comping anterior es el resultado de unir ambas manos para la ejecución de la técnica Bubble. En su mayoría escuchará que el Bubble se interpreta en el  órgano, pero también suena muy bien en el piano, así como en un Rhodes o Wurly.
En términos armónicos, la música Reggae es esencialmente la misma que cualquier otro género popular moderno con tendencia a utilizar progresiones de acordes simples. El Reggae a veces usa el acorde dominante en su forma menor, por lo tanto, nunca permite que suene una cadencia perfecta. 
Esta falta de resolución entre la tónica y el dominante imparte una sensación de movimiento "sin descanso" y ambigüedad armónica. Por ejemplo, en la tonalidad de Gm, la progresión se puede ejecutar Gm-Dm-Gm-Gm-Cm-Dm.

Veamos otra forma de tocar el Bubble utilizando la sensación rítmica de shuffle sobre esta progresión mencionada anteriormente.
Figura 11.9. Comping básico de Reggae #2 para ambas manos

Este patrón también es muy común en el piano Reggae y, al igual que el comping 1, este también puede emplearse usando órgano, piano o un Rhodes.

Rutinas de práctica
·    Se recomienda escuchar obras y grabaciones de: Bob Marley, Toots & The Maytals, The Wailers, Jackie Mitoo, Robbie Lyn, Ansel Collins, Paul Crossdale, etcétera.
·       Una vez dominado el comping visto en la lección, transpórtelo y ejecútelo en, por lo menos, seis tonalidades diferentes.
·       Practique el comping con metrónomo o con un beat de Reggae. Si es posible grabe una sección de bajo y batería.
·       Una vez que comience a utilizar el Bubble en la música Reggae, notará que es extremadamente útil también en otros estilos, incluidos el Funk, el Jazz y la música afrocubana. De hecho, los pianistas de Jazz considerados maestros, como Herbie Hancock y Danilo Pérez, tocaban ritmos similares cuando estaban componiendo.

Si deseas aprender conceptos fundamentales y avanzados de del Reggae en el Piano, matricúlate en mis clases online enviando un correo al:


Atrévete a destacarte como un pianista Profesional!

jueves, 26 de septiembre de 2019

Lecciones de Piano: Introducción al Bossa Nova

La música popular en Brasil a mediados de la década de 1950 se dividió en dos tipos básicos. La clase trabajadora escuchaba Baiao o Sambas de Baile estilo carnaval, mientras que la clase media favorecía el Samba-Canção, canciones melodramáticamente cantadas de forma similar al bolero, con melodías simples y una armonía más sofisticada.
Pero los jóvenes buscaban algo que se ajustara a la ola de modernización que estaba teniendo lugar en la sociedad brasileña y lo encontraron cuando un grupo de nóveles músicos como Johnny Alf, Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonca, Roberto Menescal y Carlos Lyra, comenzaron a infundir el ritmo de la samba con la armonía del Jazz, creando un estilo que se convirtió en Bossa Nova.

Figura 11.1. Ary Barroso, Antonio Carlos Jobim, Ronaldo Boscoli y Carlos Lyra


La palabra "Bossa" significa hacer algo con un encanto o estilo especial, y "Nova" significa nueva. La Bossa Nova se desarrolló a finales de la década de 1950 por una red de músicos jóvenes, educados y de clase media que se reunían en apartamentos, en la playa y en pequeños clubes en los barrios Ipanema y Copacabana de Río de Janeiro. Más tarde, el movimiento cobró impulso, llamando la atención de las audiencias de clase media y alta en los clubes y teatros más grandes y más exclusivos de São Paulo.

A partir de 1961, los artistas de jazz como Herbie Mann y Dizzy Gillespie comenzaron a llevar grabaciones de Bossa Nova a Estados Unidos en sus giras por Brasil. En 1962, Stan Getz con el tema de Jazz "Samba", de Charlie Bird, llegaron a la posición número uno en la lista Pop de la revista Billboard.

En 1962, Antonio Carlos "Tom" Jobim llegó a Nueva York en medio de una gran cantidad de brasileños invitados a tocar en un concierto histórico en el Carnegie Hall. Jobim, Joao Gilberto y Sergio Mendes se quedaron en los EE. UU.

Después, la grabación de Stan Getz con João Gilberto, con las composiciones y el piano de Jobim, se convirtió en uno de los álbumes de Jazz más vendidos de todos los tiempos, obteniendo los premios Grammy® en 1964 por "Mejor álbum del año", "Mejor álbum instrumental de Jazz" (Individual o grupal) y "Mejor álbum diseñado" (no clásico). El mayor éxito del álbum, "The Girl from Ipanema", también ganó el premio al "Mejor disco del año".

Bossa Nova es ahora un estilo establecido de música popular con excelentes intérpretes grabando en muchos países. Sigue siendo un género musical preferido entre los artistas de Jazz, que lo incluyen dentro de su repertorio estándar.

Artistas destacados en la Bossa Nova
·       João Gilberto
 Según Antonio Carlos Jobim, el mejor compositor de la Bossa Nova, Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveria, "influenció a toda una generación de arreglistas, guitarristas, músicos y cantantes".


·       "Tom" Jobim
Uno de los mejores compositores de la música popular en el siglo XX, Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927-1994) es mejor conocido por escribir las piezas de Bossa Nova más famosas.

·       Vinícius de Moraes
El tercer miembro del núcleo artístico de la Bossa Nova, fue este poeta y diplomático nacido en 1913 y fallecido en 80, quien comenzó una asociación con Jobim para escribir canciones para una obra teatral de Black Orpheus, que incluía "Se Todos Fossem Iguais á Voce".

Figura 11.2. João Gilberto – El alma de la Bossa Nova

Figura 11.3. Vinícius de Moraes


Pianistas de Bossa Nova

Los pianistas que contribuyeron al desarrollo de este estilo fueron: Luis Eça, Eumir Deodato, Sérgio Mendes, Hamilton Godoy, César Camargo Mariano, João Donato, Eliane Elías, Hermeto Pascoal y Johnny Alf, por nombrar algunos.

Características musicales de la Bossa Nova

La Bossa Nova tiene un sonido distintivo creado por una combinación de factores: un ritmo de guitarra nuevo e intrigante, un enfoque más suave para cantar, armonía enriquecida, melodías y letras alegres.

También hay una instrumentación característica: guitarra de cuerdas de nylon, bombo ligero, contrabajo y tal vez piano de la sección rítmica, a la que se puede unir un vocalista e instrumentos de viento como flauta, trombón, saxofón o trompeta, y en algunas ocasiones instrumentos de cuerdas como violines, etcétera.

La microsíncopa y el énfasis en el segundo tiempo en un compás hacen que la samba sea difícil de tocar para los no brasileños. Sin embargo, la Bossa Nova es mucho más fácil para que los músicos extranjeros logren integrarse, ya que se interpreta con un ritmo de lento a medio tempo y con una síncopa más suave.

Figura 11.4. Instrumentos frecuentes en la Bossa Nova


Patrones rítmicos del piano Bossa Nova

El aspecto más importante de la música latina es el ritmo. El ritmo es lo que diferencia al Latín Jazz del Jazz habitual. A diferencia de la música afrocubana, la música afrobrasileña no tiene un ritmo fundamental central alrededor del cual todos los demás ritmos estén estructurados. Todos los ritmos en los temas de Bossa Nova pueden variarse o intercambiarse.

A pesar de lo explicado anteriormente, hay un patrón rítmico particular usado ampliamente en la Bossa Nova que se ha denominado "clave brasileña" o "clave de Bossa Nova". Este ritmo a menudo es interpretado, con golpes en el aro, por el baterista. Sin embargo, este patrón no es un principio central de organización como es la clave en la música cubana, y es más un motivo rítmico en lugar de una clave verdadera, una guía en lugar de una ley.

Figura 11.5. Clave de Bossa Nova


La primera etapa para aprender a tocar Bossa Nova en el piano es comprender y sentir el ritmo del mismo, por esa razón es recomendable iniciar escuchando y  practicando con patrones rítmicos, o beat, de Bossa.
Los patrones rítmicos de este estilo en el piano son muy variados, pero una versión básica consiste en un patrón repetitivo en la mano izquierda y con la derecha más sincopada. Cuando el ritmo se divide en partes individuales es bastante simple, el desafío es tocar la rítmica general con ambas manos, más adelante veremos por qué.

Ritmo con la mano izquierda

Como ya mencionamos, la mano izquierda tocará un patrón repetitivo conocido como “ostinato de bajo”, el patrón consiste en tocar la nota raíz en el primer tiempo y la quinta en el tercer tiempo de cada compás, en un típico 1-5. Comúnmente, antes de cada uno de estos tiempos 1 y 3 se introduce una corchea que puede ser la repetición de la nota anterior como en el siguiente ejemplo:

Figura 11.6. Patrón #1 de Bossa Nova para la mano izquierda



ó una anticipación de la siguiente nota:

Figura 11.7. Patrón #2 de Bossa Nova para la mano izquierda



Estas serían dos ideas con las cuales podemos comenzar, pero cabe destacar que existen muchas más variantes de estos patrones que estudiaremos en lecciones posteriores.


Ritmo con la mano derecha

Debido a que la mano izquierda ya está tocando la nota raíz de cada acorde en el tiempo 1 de cada compás, no es necesario que lo repitamos en la mano derecha. Entonces podemos usar voicings sin la nota fundamental.

Es importante mencionar que no existe un patrón rítmico de acorde único que deba cumplirse, hay muchas variantes que pueden aplicarse dependiendo del tema, el único requisito es que la composición esté sincopada, por lo que debe usarse al menos 1 o 2 off-beats fuera de los tiempos 1, 2, 3 y 4. A continuación se muestra un patrón básico, apoyado en la clave de Bossa Nova, para la mano derecha.

Figura 11.8. Patrón #1 de Bossa Nova para la mano derecha



Note que el acorde compuesto en el pentagrama es Eb, pero arriba aparece cifrado como Cm7, esto se debe a que estamos tocando el voicing obviando la nota raíz, preparándonos para el siguiente paso que sería unir los patrones de la mano izquierda con este que acabamos de ver.

Debido a la dificultad que puede presentarse al unir ambas manos, vale la pena practicar este ritmo fuera del piano. Toque cada mano individualmente y luego júntelas, si puede tocarlo de esta forma entonces podrá tocarlo en el piano sin ningún tipo de problema.

A continuación veremos dos comping básicos de Bossa Nova para ambas manos.

Comping básico de Bossa Nova

Figura 11.9. Patrón #1 de Bossa Nova para ambas manos


Figura 11.10. Patrón #2 de Bossa Nova para ambas manos

La parte más difícil de estos comping para Bossa Nova es desarrollar cierta independencia entre la mano izquierda y derecha. Por lo tanto, para resumir rápidamente, cuando no pueda hacer que sus manos trabajen juntas, la única solución será tocar realmente lento durante un tiempo, hasta que pueda comenzar a aumentar gradualmente la velocidad y aun así poder mantener las dos manos en forma independiente.


Repertorio de algunos Temas de Bossa

1.       “Corcovado” (Compositor: Antônio Carlos Jobim/Gene Lee , Interprete: Stan Getz, João Gilberto y Antonio Carlos Jobim, Álbum: Getz/Gilberto - 1964)
2.     “Desafinado” (Compositor: Antônio Carlos Jobim, Interprete: Stan Getz, João Gilberto y Antonio Carlos Jobim, Álbum: Getz/Gilberto - 1964)
3.     “The Girl from Ipanema” (Compositor: Norman Gimbel/Antônio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes, Interprete: Stan Getz, João Gilberto y Antonio Carlos Jobim, Álbum: Getz/Gilberto - 1964)
4.     “How Insensitive” (Compositor: Norman Gimbel/Antônio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes, Interprete: Duke Pearson, Álbum: How Insensitive - 1970)
5.     “Águas de Março” (Compositor: Antônio Carlos Jobim, Interprete: Antônio Carlos Jobim, Álbum: Jobim - 1972) 
6.     Samba de Uma Nota So” (Compositor: Antônio Carlos Jobim/Newton Mendonça, Interprete: Antônio Carlos Jobim, Álbum: Antônio Carlos Jobim - The Composer of Desafinado, Plays – 1963)
7.      Blue Bossa” (Compositor: Kenny Dorham, Interprete: Joe Henderson, Álbum: Page One - 1963).

Rutinas de práctica

·        Atienda a cada indicación con respecto a la práctica de la mano izquierda y la derecha por separado y lento presentada en esta lección para que pueda lograr el dominio de cada ejercicio planteado.
·        Estudiar con metrónomo, o con un beat de Bossa Nova, lo cual será de gran ayuda para entender y dominar el ritmo de este nuevo estilo.
·        Luego de estudiar y aprender los grooves básicos de Bossa, practíquelos en otras tonalidades, incluyendo mayores.
·        Escuchar temas de los grandes exponentes de la Bossa Nova: Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Newton Mendonca, entre otros.


Si deseas aprender conceptos fundamentales y avanzados del Bossa Nova, matricúlate en mis clases online enviando un correo al:


Atrévete a destacarte como un pianista Profesional!

Conoce algunos de los teclados que dieron vida a la música de los 80 (Parte III)



Autor: Giovanni Miranda
Roland D50

El Roland D-50 fue el primer sintetizador asequible para combinar la reproducción de muestras con la síntesis digital, un proceso que Roland llamó Síntesis lineal Aritmética.
Los ingenieros de Roland determinaron el componente más difícil de un instrumento realista para simular el ataque, por lo que el D-50 incluyó casi 100 ataques muestreados en ROM. El sintetizador reprodujo un ataque y utilizó la sección del sintetizador para crear el sustain del sonido. Este método de doble uso fue requerido en 1987 ya que la RAM era tan costosa. Sin embargo, Roland incorporó una serie de muestras de "textura" que podrían mezclarse en la parte sustentada sintetizada de un parche. Estas muestras de mantenimiento dieron a muchos parches D-50 una calidad exuberante y aireada, particularmente con su uso intenso de sonidos de instrumentos de vientos y muestras de cuerdas.
El D-50 es probablemente el primer sintetizador analógico virtual y el primer sintetizador digital con efectos digitales incorporados. 
Algunos discos emblemáticos donde apreciamos los grandes sonidos de este Sintetizador son:
·        Rick Astley "Whenever You Need Somebody" (RCA ©1987)
·        Enya "Watermark" (WEA ©1988)
·        Michael Jackson "Bad" (Epic ©1987)
·        Chicago "19" (Reprise Records ©1988)
·        Miles Davis "Amandla" (Warner ©1989)
·        George Michael "Faith" (Epic ©1987)
·        Eric Clapton "Journeyman" (Reprise Records ©1989)
·        Dave & Don Grusin "Sticks And Stones" (GRP ©1988)

La marca Roland ha rememorado este gran sintetizador y aquí les dejo el link de la página donde nos explica más en detalle:

Estos son solo algunos de los sintetizadores que dieron vida por sus sonidos y efectos a Discos, canciones a una de las épocas doradas de la música (Décadas de los 80), te recomendamos seguir indagando aún más sobre este maravilloso mundo de los Teclados sintetizadores, sus hermosos sonidos a través de sus modelados análogos-digital, y aunque no están ya disponibles en el mercado, sus sonidos los encontramos en presets de VSTI (Instrumentos virtuales), u otros teclados.
Si deseas seguir viviendo y estudiar cada uno de los parámetros, armonías creadas con estos sonidos, efectos involucrados y aplicación en la música moderna, se parte de mis clases online de y vivirás una experiencia, que te involucre con todo el mundo musical a nivel profesional.
¡Ven, y forma parte de mis clases online!


#productor #teclados #music #studio #profesional # productormusical #historiadelamusica #piano  #sintetizadores #musicadelos80  #synth  #produccionmusical #clasesonline  #giomiranda #rock #piano #keyboard #jazzfusion #funk #clases # RolandD50 #D50



Gio Miranda - Clases Online de Piano

Hola amig@s!, mi nombre es Gio Miranda ¿Deseas matricularte en mis clases online de Piano? Aprenderas un conjunto de herramientas para p...